Original size 1096x1463

Манифест метамодернизма

PROTECT STATUS: not protected
This project is a student project at the School of Design or a research project at the School of Design. This project is not commercial and serves educational purposes

От цинизма к осцилляции

Искусство конца XX века во многом оказалось в ловушке собственного успеха: постмодернистская критика модернистских утопий довела недоверие к истине и большим нарративам до логического предела, где любая позиция выглядит подозрительной, а серьёзность наивной. В этой ситуации искусство часто превращалось в игру с цитатами, самоироничный комментарий к комментариям, в то, что критики называли «умным, но эмоционально пустым» высказыванием. Манифест метамодерниста предлагает альтернативу, вводя фигуру осцилляции — колебания между полюсами веры и сомнения, иронии и искренности, наивности и критики. В нём искусство понимается как напряжённое движение между несовместимыми режимами, как «электрическая машина», в которой именно разность потенциалов порождает энергию смысла и аффекта. Понятийный аппарат исследования фиксируется заранее. Под осцилляцией понимается не компромисс «посередине», а динамическое движение между несовместимыми режимами, из которого и возникает смысл. Под «двойным рождением» — медиальная логика настоящего, которое одновременно переживается и архивируется, становясь сразу опытом и памятью. «Научно‑поэтический синтез» трактуется как право искусства работать с данными, архивами и процедурами проверки, не теряя образной и эмоциональной силы; «ошибка как смысл» — как продуктивность сбоев, размытостей и пробелов, через которые видна сама структура сокрытия и власти.

Методологически работа опирается на визуальный анализ и контекстуальное чтение произведений, сравнительный разбор сюжетов и форм, а также на сопоставление художественных решений с категориями манифеста. Эмпирическая база включает несколько примеров из современного искусства, где явно или скрыто реализуются принципы осцилляции: колебание между документом и вымыслом, между личным и политическим, между архивом и перформативным настоящим. Такой набор кейсов позволяет не только иллюстрировать тезисы, но и проверить их границы: где осцилляция даёт добавочную глубину, а где распадается в эклектику.

big
Original size 1800x1206

LaBeouf, Ronkko & Turner by Nic Walker, «#TOUCHMYSOUL», 2015.

«TOUCHMYSOUL» — это четырёхдневный перформанс коллектива LaBeouf, Rönkkö & Turner, проект исследует, возможно ли «по‑настоящему» прикоснуться к душе другого человека через телефон и онлайн‑сети, и что вообще сегодня значит эмоциональная связь в условиях цифровой медиированности. Люк Тернер в интервью подчёркивал, что для коллектива важно исследовать магический, а не «секретный» аспект искусства: не закрытую, элитарную жесткость, а открытые, иногда неловкие формы совместного опыта. Проект показывает, как в мире информационного шума и сетевой энтропии именно микроскопический сдвиг — один конкретный звонок, одна фраза — может переживаться как реальное, телесное и аффективное различие на фоне потока, и именно в этом минимальном отличии и рождается произведение.

Original size 1800x1206

LaBeouf, Ronkko & Turner by Nic Walker, «#TOUCHMYSOUL», 2015.

Люк Тернер публикует манифест метамодернизма в 2010 году, который формулирует иную «структуру чувства» начала XXI века: мир понимается как пространство колебания между полюсами  — верой и сомнением, иронией и искренностью, наивностью и рефлексией. В этой логике искусство перестаёт быть либо модернистской «машиной истины», либо постмодернистским «игровым комментарием», и становится полем осознанного движения между этими режимами.​​ В манифесте несколько раз задаётся вопрос о роли искусства сегодня: оно мыслится как исследование различий в мире растущей энтропии, как работа с одновременной ностальгией и футуризмом, и как научно‑поэтический поиск истины, где «ошибка порождает смысл». В моем визуальном исследовании отстаивается позиция «за» это понимание искусства: тезис в том, что именно такая метамодернистская установка даёт современным художникам адекватный язык и инструменты для работы с кризисной, противоречивой реальностью.

«Cross-examination», Luke Turner, 2025.

Проект Люка Тернера 2025 года: настенная текстовая работа и одновременно перформанс. Тернер в течение 28 дней собственноручно наносил текст на стены галереи графитом и акрилом по эмульсионной краске, работая «вживую» на лестнице и параллельно общаясь с посетителями. Автор стыкует фрагменты своего Metamodernist Manifesto 2011 года с репликами из судебного разбирательства, где этот манифест был зачитан в суде в попытке доказать «несвязность» его работы и связать её с академическим антифашистским текстом, ошибочно приписанным художнику. В экспликации Beaconsfield подчёркивается, что текст строится как обмен репликами — своего рода драматургия перекрёстного допроса, где художественное высказывание становится объектом юридической риторики. С точки зрения собственной метамодернистской теории Тернера, проект можно читать как саморефлексивный эксперимент над манифестом: его положения об осцилляции и «информированной наивности» буквально проходят испытание перекрёстным допросом и остаются «в силе» после юридической проверки. Одновременно длительное физическое письмо текста на стене, разговоры с публикой и включённость в экологически и институционально ориентированный проект «Manifesto for Sustainable Experimentation» укладываются в линию работ, где художник исследует, как манифесты могут существовать не только как теоретические PDF‑файлы, но и как живые, уязвимые, телесно переживаемые формы в пространстве искусства.

Манифест можно читать как серию тезисов о том, чем сегодня занимается искусство и в каких условиях оно действует

Во‑первых, оно мыслится как практика, работающая не в режиме выбора «правильной стороны», а в режиме постоянного качания между взаимоисключающими установками. Центральный образ — «пульсирующие полярности огромной электрической машины», где движение между диаметрально противоположными идеями и есть способ привести мир в действие. Это радикально отличается и от модернистской уверенности в единственно верной истине, и от постмодернистского отказа брать на себя какую‑либо онтологическую или этическую ответственность. Во‑вторых, манифест подчёркивает, что все явления необратимо сползают к состоянию максимальной энтропии, а значит, искусство имеет дело с миром распада, фрагментации и информационного шума. В таких условиях произведение искусства возникает там, где удаётся родить или обнаружить различие  — минимальный сдвиг, отличимость на фоне хаоса, которая переживается телесно и аффективно. Эта установка сближает искусство с исследованием и одновременно с опытом: художник не просто произносит высказывание, а конструирует ситуацию, в которой зритель физически чувствует разрыв, нестыковку, «трещину» в привычной картине мира.

Художник Свен Дрюль пишет почти фотореалистичные «пейзажи», но исходным материалом для них служат не реальные виды природы, а текстурные фоны из компьютерных игр и 3D‑сред. Его лаковые картины осциллируют между романтической живописью ландшафта (Фридрих, Ла Кур) и чисто цифровым конструктором, между модернистской верой в живопись и постмодернистской игрой с симуляцией; художник не выбирает ни «чистую» природу, ни «чистый» виртуал, а заставляет их одновременно присутствовать в одном образе.

Sven Drühl, серия «Lacquer», 2024.

В инсталляции «Braudel’s Clocks» Полска строит шесть часов, каждые из которых идут в своём темпе и собирают на поверхности случайные следы — окурки, пыль, насекомых, листья. Визуально это почти энтропийный объект: деградирующие механизмы, рассыпающееся время, медленное замусоривание поверхности.​ Минимальное различие — разный ритм ходов, небольшое расхождение стрелок, микросдвиг в звуке — создаёт мощное ощущение «множества времён» и собственной потерянности внутри них. Зритель телесно переживает фрагментацию исторического времени: часы выглядят одинаковыми, но именно их небольшие расхождения и хаотичные следы жизни порождают смысл о распаде единого хода истории.

Agnieszka Polska, «Braudel’s Clocks», 2022.

Original size 2200x1467

Agnieszka Polska, «Braudel’s Clocks», 2022.

В‑третьих, в манифесте сформулирована важная для цифровой эпохи мысль о настоящем как о «двойном рождении непосредственности и устаревания». В контексте соцсетей и постоянно обновляющихся лент настоящее переживается как серия мгновенных вспышек, которые в ту же секунду отправляются в архив; мы одновременно ностальгируем по только что прожитому и устремлены в следующий апдейт. Искусство здесь работает с гибридной времённостью: оно активно использует архив, ретро‑эстетику, переработку модернистских и постмодернистских форм, но при этом пытается нащупать новые, ещё неустойчивые образы будущего.​​ Наконец, один из самых радикальных пунктов касается научно‑поэтического синтеза. Авторы утверждают, что так же, как наука ценит элегантность формул и теорий, искусство может взять на себя поиски истины, используя любые типы информации — от эмпирических данных до афористических и вымышленных конструкций, независимо от их буквальной истинности. Ошибка, сбой, размытость, неполнота здесь становятся не проблемой, а источником нового смысла. Это легитимирует художественные практики, которые работают с архивами, статистикой, визуализациями данных, а также с глюками, багами, разрывами в репрезентации — и именно такие практики сегодня оказываются наиболее чувствительными к структуре цифровой реальности.

Original size 1024x683

Trevor Paglen, «ImageNet Roulette», 2020.

Цифровой проект Тревера Паглена, где пользователь загружал своё фото и видел, как алгоритм, обученный на базе ImageNet, его «классифицирует» — результатом часто оказывались расистские, сексистские и стереотипные ярлыки. Здесь «сбой» и токсичные ошибки машинного зрения — не погрешность, а демонстрация встроенных предубеждений в больших датасетах, из них и складывается критический смысл работы о насилии алгоритмов по отношению к телам и идентичностям.

Original size 1470x938

Trevor Paglen, «ImageNet Roulette», 2019.

Аргументы «за»: почему такое понимание искусства продуктивно

1. Оно вырывает искусство из тупика тотальной иронии

Постмодернистский жест разоблачения давно превратился в рутину: зрителю хорошо знакомы стратегии цитатности, апроприации, иронического расслоения высказывания, и они перестали радикализировать опыт. Более того, на фоне реальных кризисов (климат, миграция, цифровой надзор) искусство, которое только и делает, что демонстрирует условность любых нарративов, начинает восприниматься как безответственное или циничное. Метамодернистская установка позволяет вернуть серьёзность, не отказываясь от рефлексии. Художник может говорить о боли, несправедливости, утопиях всерьёз, зная, что его язык условен и компрометирован, и именно эта осведомлённая наивность и порождает специфическое напряжение его работ. В этом смысле метамодернизм не «откат к модернизму», а надстройка над постмодернизмом, использующая его критические инструменты, но не позволяющая им парализовать аффект и действие.

Original size 2560x1707

Luke Turner, Shia LaBeouf, «#iamsorry», 2014.

Перформанс Люка Тернера и Шайи ЛаБафа, показанный в Лос‑Анджелесе в феврале 2014 года, задуман как одновременно публичное извинение и критический комментарий к культуре знаменитости, плагиата и самому перформанс‑арту. Название с хэштегом #IAMSORRY отсылает к логике Twitter‑извинений и онлайн‑линча: Лабаф перенёс формат «я сожалею» из соцсетей в физическое пространство галереи, чтобы проверить, возможна ли вообще искренность в ситуации тотальной медиации. В галерее был организован маршрут из двух частей: сначала посетитель попадал в комнату со столом, на котором лежали разные объекты (игрушки, цветы, кнут, бутылка и др.), и мог выбрать один из них; затем по одному зрители заходили в отдельное помещение. Там за столом сидел Лабаф в смокинге, с бумажным пакетом на голове с надписью «I AM NOT FAMOUS ANYMORE», и молчал  — зритель мог говорить с ним, молчать, делать что‑то с выбранным предметом, но «правил» ему никто не задавал. Позиция художника была демонстративно пассивной: он не сопротивлялся, не инициировал действия, часто плакал; субъективная инициатива и «власть» переходили к зрителю, которому предлагалось решить, что такое извинение и как с ним обращаться.

Original size 1500x1126

Luke Turner, Shia LaBeouf, «#iamsorry», 2014.

Original size 922x620

Luke Turner, Shia LaBeouf, «#iamsorry», 2014.

Если смотреть на «#IAMSORRY» через метамодернизм, он почти учебный пример осцилляции: зритель постоянно качается между верой и недоверием (это действительно покаяние или пиар‑трюк?), между эмпатией и агрессией, между желанием «наказать» и желанием «простить». Сам Лабаф одновременно занимает позицию искренне раскаивающегося и хладнокровно играющего роль артиста, и перформанс существует только в этом двойном режиме — он бы не работал, будь он однозначно либо честной исповедью, либо чистой манипуляцией. Концепция перформанса как раз и заключается в том, чтобы показать неразрешимость этого противоречия: в медийной культуре любой жест раскаяния всегда спектакль, но именно через спектакль и может быть сегодня осуществлена попытка «я сожалею».

2. Оно точно описывает опыт цифрового поколения

Формула манифеста о настоящем как одновременной непосредственности и устаревании удивительно точно схватывает режим существования в социальных сетях: любая публикация одновременно живётся «здесь и сейчас» и заранее мыслится как часть архива, бренда, хроники, будущей ностальгии. Статьи о метамодернизме подчёркивают, что молодое поколение, выросшее в онлайне, интуитивно живёт в состоянии постоянной осцилляции между самораскрытием и самопостановкой, между подлинностью и перформансом, между коллективным опытом и одиночеством перед экраном. Традиционные модели модернизма или постмодернизма плохо описывают этот опыт, тогда как метамодернизм прямо делает его своим объектом. Это делает манифест не только философским текстом, но и своего рода социологическим описанием «структуры чувства» начала XXI века, полезным для анализа того, как реально производятся и переживаются художественные высказывания в эпоху TikTok и NFT.

Например работа шведского художника Йонаса Лунда, сделанная в 2013 году для его выставки «The Fear of Missing Out» в роттердамском пространстве MAMA. Это типичный пример его «процессуального» и алгоритмического подхода: важнее не сам объект, а система, которая предписывает, какое именно произведение должно появиться.

Original size 1000x666

Jonas Lund, «Coconut soap 7 min 50 sec video loop» («The Fear of Missing Out»), 2013.

Лунд разработал систему, анализирующую данные об успешных произведениях, материалах, длительностях, форматах и т. п., чтобы предсказать «оптимальные» параметры новых работ. Алгоритм выдавал инструкции: название, медиа, тип объекта, свойства; художник буквально следовал этому «техническому заданию»  — «буквально, материалы были ровно теми, которые требовал алгоритм». В случае с «Cheerfully Hats Sander Selfish» алгоритм «решил», что нужно сделать работу из кокосового мыла и связать её с 7‑минутной 50‑секундной видеопетлёй. Лунд исполнил это как художник‑оператор.

Original size 2000x1331

Jonas Lund, «Parachute faces (diptych) Airwaves, 2 chairs digital c-print» («The Fear of Missing Out»), 2013.

Лунд интересуется не столько «красивыми объектами», сколько правилами игры: как решается, что такое «актуальное» и «успешное» искусство, какие невидимые алгоритмы (курсы, рейтинги, вкусы кураторов) формируют арт‑канон и цены. В проекте «The Fear of Missing Out» он доводит эту логику до гротеска: если рынок и так действует как набор алгоритмов успеха, почему бы не написать буквальный алгоритм, который их имитирует.

3. Оно расширяет поле искусства за счёт научно‑поэтического синтеза

В отличие от романтического мифа о художнике‑пророке или постмодернистского образа художника‑комментатора, метамодернистская фигура — это одновременно исследователь и поэт. Он имеет право работать с базами данных, статистикой, архивами, научными отчётами, но не для того, чтобы «иллюстрировать» науку, а чтобы создавать новые формы знания на стыке факта, вымысла и опыта.

Примеры таких практик — работы Тревора Паглена, который использует астрономическое оборудование и геоинформационные базы для фотографирования засекреченных объектов (военных баз, спутников слежки), превращая политическое расследование в абстрактно‑поэтические ночные пейзажи. Кураторы его ретроспективы подчёркивают, что размытость изображений — не технический дефект, а принципиальное высказывание о невидимости и недоступности инфраструктуры надзора. Тут буквально работает формула манифеста: ошибка (невозможность получить чёткий образ) порождает смысл (мы видим саму структуру сокрытия).

Original size 1920x1152

Секретная база АНБ в городе Буде, Великобритания. Фото: Тревор Паглен, 2014.

Original size 1920x1278

Система подводных кабелей АНБ на дне Атлантического океана. Фото: Тревор Паглен, 2003.

4. Оно задаёт этический горизонт без догматизма

Пункт о «прагматическом романтизме» и о необходимости осциллировать между оптимизмом и сомнением задаёт художеству не только эстетический, но и этический вектор. Художник не может больше позволить себе занимать позицию «ничего не значит, все виноваты, я лишь фиксирую». Одновременно от него не требуется наивной веры в простые решения; напротив, ценится честное признание собственной вовлечённости в противоречивые системы (капитализм, сети, институции) и попытка действовать внутри них, не притворяясь внешним судией.

Работы Ай Вэйвэя, посвящённые репрессиям и беженцам, демонстрируют именно такой тип ответственности: он использует язык инсталляции, архитектуры, фотографии и документального кино, чтобы говорить о политическом насилии, при этом постоянно рефлексируя собственную позицию звезды глобального арт‑мира, говорящей от имени других. Это не модернистский пафос «говорю истину народу» и не постмодернистская ирония «я всего лишь выставляю симптомы системы», а сложная этическая фигура, хорошо описываемая категориями метамодернизма.

Original size 2608x1600

Ai Wei Wei,"S.A.C.R.E.D. III», 2013.

Каждая из шести сцен — это трёхмерная диорама, размещённая внутри массивного металлического ящика, похожего на ржавый контейнер или гроб, которые расставлены по пространству как ряд замкнутых камер. Внутри коробов в масштабе воссоздана тесная камера, где Ай Вэйвэй всегда присутствует вместе с двумя охранниками на расстоянии вытянутой руки; свет, мебель, позы и мизансцены основаны на его собственных воспоминаниях о заключении. Зритель не может войти внутрь: он только подглядывает через прорези и маленькие окошки, оказываясь в позиции «наблюдателя над заключённым», то есть фактически занимая место надзирателя.

Original size 2415x1600

Ai Wei Wei, «S.A.C.R.E.D. II», 2013.

Важный эффект проекта — переживание своей собственной причастности: чтобы увидеть «страдание художника», зритель должен сам встать в позицию наблюдателя‑надзирателя, склоняющегося к щели в железном ящике. Так инсталляция разоблачает вуайеризм публики и двойную мораль глобального зрителя, который одновременно осуждает репрессии и потребляет их как зрелище, превращая политическую травму в культурный опыт. Через предельную конкретность пространства и жестов «S.A.C.R.E.D». превращает биографический эпизод Ай Вэйвэя в универсальный образ заключения, показывая, как режимы слежки и несвободы работают не только в Китае, но и в любой системе, где тело и голос художника контролируются институциями.

Заключение: искусство как «электрическая машина» между верой и сомнением

Метамодернистский манифест предлагает видеть искусство не как монолог истины и не как бесконечное «разоблачение» всех притязаний на истину, а как динамическую систему, в которой смысл возникает из движения между полюсами — веры и скепсиса, утопии и иронии, документа и вымысла, науки и поэзии. Такое понимание кажется убедительным по нескольким причинам: оно адекватно описывает структуру цифрового опыта, оно не обнуляет этику и аффект, но и не требует возвращения к наивным утопиям, и главное, оно уже работает как неявный метод во множестве актуальных художественных практик.

Показательный пример, это проект — Hito Steyerl, видео «How Not to Be Seen: A Fucking Didactic Educational .MOV File» (2013). В работе смешаны реальные исторические данные (о разрешении спутниковых снимков, режимах наблюдения, военных полигонах) и откровенно абсурдные сцены: люди в зелёных хромакей‑костюмах, совет по невидимости, «уроки» исчезновения из кадра. Видео постоянно качается между серьёзным документальным разговором о тотальном надзоре и гротескной пародией на образовательные фильмы. Штейерль одновременно иронизирует над наивной верой в «освобождение через невидимость» и всё же допускает утопический потенциал: исчезновение, пикселизация, шум и сбой становятся возможными тактиками сопротивления цифровому суверенитету. Зритель то слышит голос, будто пародирующий дидактику учебного фильма, то сталкивается с очень конкретными, тревожными фактами о милитаризации зрения  — работа всё время держит нас между смехом и серьёзным страхом. В результате «How Not to Be Seen…» не выдаёт ни одного окончательного ответа: она не говорит, что «истина вот здесь» (как модернистский монолог), но и не сводится к постмодернистскому «ничему нельзя верить». Смысл возникает именно из движения между полюсами — техническим и аллегорическим, документальным и вымышленным, утопическим и ироническим — и переживается зрителем как очень телесное чувство тревоги и странной, почти смешной надежды.

Original size 1200x672

Hito Steyerl, «How Not to Be Seen: A Fucking Didactic Educational .MOV File», 2013.

Original size 1920x1080

Hito Steyerl, «How Not to Be Seen: A Fucking Didactic Educational .MOV File», 2013.

Если модернизм можно представить как линию, уверенно устремлённую к идеальному горизонту, а постмодернизм, как точку, вращающуюся вокруг себя в зеркальном зале, то метамодернизм больше похож на маятник или электрическую схему: между полюсами постоянно течёт ток, и именно он освещает нам мир. Принять это — значит отказаться от иллюзии окончательных решений, но и от соблазна безответственного цинизма; для искусства XXI века это, пожалуй, единственная честная и продуктивная позиция.

Confirm your ageProject contains information not suitable for individuals under the age of 18
I am already 18 years old